Русский театр, общий труд. 1. Русский народный театр
Скачать 272.04 Kb.
|
19. Режиссерское творчество А.Я. Таирова. Искусство МКТ.Александр Яковлевич Таиров (1885—1950) ИСКУССТВО МКТ. (МОСКОВСКИЙ КАМЕРНЫЙ ТЕАТР.) 1. Рождение Камерного театра. Александр Яковлевич Таиров на пути к театру прошел стадию любительства, ученичества и, наконец, уйдя из театра В. Ф. Комиссаржевской, где он работал в сезоне 1906/07 года в качестве актера под руководством режиссера Вс. Мейерхольда, попробовал свои силы в режиссуре самостоятельно. Пресса приветствовала его первые постановки ("Гамлет", "Дядя Ваня"). Окончательное решение связать свою судьбу с театром Таиров принимает в 1913 году, согласившись на предложение К. А. Марджанова (1872—1933) вместе работать в только что созданном им Свободном театре. Театр этот был задуман Марджановым как театр синтетический. Режиссер мечтал, что в театре будут осваиваться разные театральные жанры и играться они будут синтетическими актерами, умеющими равно талантливо проявиться в драме, пантомиме, опере и балете.. Таирову были предложены для работы драма "Желтая кофта" Г. Бернимо и Дж. Хазлтона и пантомима "Покрывало Пьеретты" А. Шницлера — Э. Донаньи. Таиров свою задачу выполнил, интересно поставив оба спектакля, но Свободный театр просуществовал всего лишь сезон и был закрыт из-за недостатка средств. Однако Таиров уже не мог уйти от театра. В Свободном театре Таиров встретил молодую актрису, свою будущую жену и сподвижницу Алису Георгиевну Коонен (1889—1974). Вместе с ней и другими энтузиастами, мечтавшими осуществить идею синтетического театра, Таиров создал Камерный театр. Название это возникло из желания ограничить количество зрителей нового, экспериментального театра, отсеять по возможности зрителя мещанского, посещающего театр для развлечения. Но ни камерные спектакли, ни камерные методы не стали основой поиска нового коллектива. Таирову хотелось создать театр актера, театр, в котором актер будет хозяином спектакля. Он хотел вернуть театр в театр. Камерный открылся в декабре 1914 года. Выбор пьесы Калидасы "Сакунтала" был обусловлен программой Таирова. Легенда о девушке-отшельнице диктовала стиль спектакля. Художником спектакля был выбран Павел Кузнецов, заглавную роль исполняла А. Г. Коонен. Первый же спектакль заявил о театре, который непременно хотел быть профессиональным во всех областях сценического искусства. Режиссеру надо было очень много сделать: воспитать синтетического актера, найти театральных художников, которые были бы единомышленниками, необходимо было найти новые формы спектаклей, которые бы не повторяли ни форм натуралистического, ни форм условного театров. Таиров понимал, что поиски Художественного театра и поиски Мейерхольда были необходимы в борьбе со старым театром, работавшим на штампах. Но, по мнению Таирова, поиски и Станиславского, и Мейерхольда приводили к крайним результатам. Таирову хотелось найти синтез, который помог бы театру пойти по единственно верному пути. Весь творческий путь, пройденный Камерным театром, можно условно разделить на три, неравных по протяженности, периода. Сохраняя в каждом из периодов поставленные перед театром общие задачи, Таиров резко менял выбор драматургии и тем самым находил для развития театра новый путь. Первый период жизни театра. "Неореализм" (1914—1923) В этот период Таиров искал театр сильных страстей. Выбор драматургии, какая бы она ни была по жанру — трагедия, драма, комедия, пантомима, оперетта, — всегда обуславливался эмоциями, сталкивающимися в непримиримой борьбе. Это были любовь и ненависть, любовь и страсть, любовь и предательство, любовь и смерть. Первый шаг в сторону авангарда был сделан Таировым вместе с художницей Александрой Экстер при решении пространства в спектакле "Фамира Кифаред" по драме И. Анненского (1916). Это была первая встреча Экстер с Камерным театром. Режиссер и художница стремились найти новую выразительность в форме, которая бы слилась в спектакле с эмоциональным выявлением актера, усилив его. Пол сцены был сломан, разделен на несколько площадок, расположенных на разных уровнях. Создатели спектакля не стремились к правдоподобию, поэтому природу, которая так поэтична в пьесе Анненского, передавали условными объемами в виде темных, вытянутых вверх пирамид. Большое значение режиссер и художница придавали игре света, которая должна была преображать сцену. Они стремились найти динамичное и в то же время трагическое пространство. И хотя театральные критики поругивали спектакль за его несовершенство, все же признавали, что он — самое значительное явление текущего сезона. Мелодраму "Адриенна Лекуврер" Э. Скриба и Э. Легуве (1919) превратили в трагедию. В этом спектакле живое человеческое чувство прекрасной актрисы (Коонен) столкнулось с лживой, надуманной, вычурной эпохой, в которой Лекуврер жила и творила. Много позже, в 1944 году, по поводу 750-го представления пьесы, Жан-Ришар Блок сказал: "Таиров и Коонен сотворили с этой пьесой чудеса. Они открыли, что наш репертуар обладает возможностями, до сих пор нам неизвестными; они доказали, что спектакль — творчество. Мы им дали достаточно посредственную мелодраму, а они из нее создали потрясающую трагедию. Мы им предложили Скриба, а они вернули нам Шекспира. В этом их заслуга перед Францией . Спектакль "Принцесса Брамбила" по произведению Э.-Т. А.Гофмана - Таиров в этом спектакле предложил актерам импровизацию. В целом же это был первый синтетический спектакль театра, в котором соединились комедия и трагедия, пантомима и балет, цирк и оперетта. Самым важным достижением первого периода жизни Камерного театра стала постановка "Федры" Ж. Расина в переводе и обработке В. Брюсова (1922). Художником спектакля был А. Веснин. Страсти трагедии были переданы актерами через пластическую выразительность. Таиров уводил актеров от громкой читки стиха, от статуарности и вместе с тем искал с художником ту среду, которая могла бы поддержать актера. Так возникла площадка, состоящая из трех маршей, слегка наклоненная к зрительному залу, задник, надувающийся от тока воздуха, красный плащ Федры — Коонен, вызывающий при ее первом выходе ощущение тяжести, а в последнем акте становящийся образом истекающей кровью героини. Мизансцены, придуманные Таировым и оправданные Коонен, были метафоричны и заостряли трагедию. Луначарский писал: «Таиров говорил, что это первый спектакль, в котором эмоциональной стороне будет как бы отдано преимущество, в котором будет откинуто много подсобных элементов вроде музыки, сложной декорации и так далее, и актер предстанет перед публикой во всеоружии своего мимического, пластического и декламационного искусства, направленного на раскрытие глубокого и многозначительного трагического замысла. Теперь, после генеральной репетиции "Федры", можно с уверенностью сказать, что это первая бесспорная победа Таирова. Это есть монументальный спектакль, это есть технически первый большой шаг к истинной монументальности». Через год перед этим спектаклем склонится весь Париж, забыв традиции постановки этой трагедии во французском театре и последнюю исполнительницу этой роли — Сару Бернар, которая (вполне символично!) умрет как раз в тот день, когда Камерный театр будет играть свою "Федру" в театре на Елисейских полях. Семимесячными гастролями в Париж и по городам Германии закончит Камерный театр свой первый период жизни. За это время, ставя иногда в сезон до пяти спектаклей, Таиров представил зрителям драматургию различных жанров — от комедии до пантомимы и оперетты. В поисках своего художника Таиров в этот период творчества театра приглашал для работы многих театральных художников различных направлений: от А. Арапова, В. Симова, И. Федотова — художников-реалистов, до А. Экстер и Г. Якулова — художников-авангардистов. Наконец, он нашел своего художника в лице архитектора А. Веснина, близкого театру по мировоззрению, тяготевшего к конструктивизму. При помощи Веснина Таиров ушел в оформлении спектакля от чисто живописной декорации к декорации выстроенной, объемной. Таиров, наконец, воспитал актера, понимающего задачи, поставленные режиссером перед театром, актера, владеющего голосом, пластикой, танцем, умеющего выразить страсть, заложенную в произведении. Но и страстно любящего сам процесс игры, взаимоотношения со зрительным залом. И, конечно, самое главное достижение Таирова в этой области — это открытие всех перечисленных возможностей в главной актрисе театра — А. Г. Коонен. Однако Коонен не могла бы работать без партнеров, и здесь нельзя не назвать имена актеров театра: Н. М. Це-ретелли, С. С. Ценина, И. И. Аркадина. Период "конкретного реализма" (1923—1934). Второй период поисков Камерного театра начался спектаклем "Человек, который был Четвергом" по К. Г. Честертону (1923) и первой в репертуаре пьесой на русскую тематику — "Грозой" А. Н. Островского. Этот период, который длился приблизительно десять лет и завершился постановкой пьесы В. Вишневского "Оптимистическая трагедия", Таиров назвал периодом "конкретного или структурного реализма". На этом этапе режиссера волнуют, прежде всего, социальные вопросы. Соответствует этому интересу и выбор драматургии. Приходят в театр новые художники— это ученики А. Веснина Владимир и Георгий Стенберги. Социальные проблемы Таиров разрешал на материале западной драматургии, потому что в 1920 — 1930-е годы в России еще нет драматургии, которая бы ставила объективно социальные вопросы и пыталась их разрешить. Большинство драматургов и театров работают по указаниям Театрального отдела Наркомпроса. Темы для пьес предлагаются "сверху", разрабатываются они драматургами узко, конкретно, без обобщений. Работать над ними театрам не интересно. Поэтому Таиров обращается к западной драматургии, впервые представив русскому зрителю пьесы О'Нила, Б. Брехта, С. Тредуэлл. Он работает над пьесами О'Нила "Косматая обезьяна" (1926), "Любовь под вязами" (1926) и "Негр" (1929), "Машиналь" С. Тредуэлл (1933). Во всех этих работах, как и в "Грозе" Островского, Таиров пытался разрушить бытовые рамки привычной трактовки социальной темы. В "Грозе" он стремился к сгущенности реализма, подчеркивал трагедию столкновения Катерины — Коонен и быта, откуда Катерина когда-то вышла, но что преодолела в себе и из чего вырвалась, поднялась на иной духовный уровень. По словам театральных критиков, образ Катерины в спектакле Камерного театра поднимался до античного звучания. Три пьесы О'Нила особенно важны для этого периода жизни театра. В "Косматой обезьяне" режиссер сталкивает два социальных мира: мир чрева парохода, на котором происходит действие пьесы, где работают кочегары, и мир палубы, где размещены пассажиры. Ритмически динамично передана работа кочегаров: напряженные мускулы, выразительные тела, единообразие движений. Буржуазия представлена не лицами, а масками, искажающими человеческие черты, превращающими и этих персонажей в массу, но массу иного качества, чем кочегары. Но, несмотря на условность такого изображения, пьеса звучит трагически, ибо в неравной борьбе все же погибнет герой-кочегар. Ему нет места в мире, где всем правят деньги (Янко играл С. Ценин). В пьесе "Любовь под вязами" Таирова привлекла тема, в которой переплелись социальные проблемы и любовь. Возникла еще одна вариация на проблему, которая была основной у театра в первый период его существования. Пьеса позволила трем прекрасным актерам — А. Коонен (Эбби), Н. Церетелли (Ибен) и Л. Фенину (Кабот) — решить сложнейшую психологическую задачу, в которой соединились любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство и преступление. На этом материале можно было бы построить психологическую мелодраму. Таиров переводит все действие в трагедию. В условном мире, выстроенном художниками братьями Стенбергами, представляющем собой деревянную двухэтажную клетку, в которой живут трое связанных родством людей, не было места для подробного психологического проживания, свойственного реалистическому театру. Эмоционально насыщенные движения, порывистые пробежки, экстатические объятия. Все преувеличено, все подчеркнуто, начиная с объяснений между Эбби и мужем и заканчивая танцами гостей. Но именно благодаря такому чисто театральному приему психологическая драма переводилась режиссером в трагедию, а Коонен, исполнительнице роли Эбби, удавалось оправдать свою героиню и заставить зрительный зал сочувствовать ей, несмотря на совершенное ею преступление. В трагедии Эллы, образ которой Коонен создала в спектакле "Негр" по пьесе О'Нила "Крылья даны всем божьим детям", Таиров прежде всего выдвинул расовую проблему. Белая женщина, полюбившая негра и вышедшая за него замуж, постепенно теряла разум из-за того, что у ее возлюбленного — темная кожа. Режиссер и художники—а это опять братья Стенберги — помогли актрисе передать зрителю состояние героини. Когда Элла оставалась одна в доме Джима, ей казалось, что на нее движутся стены. Художники придумали, как осуществить это движение в реальности, и очень помогли этим актрисе. Зрители движения стен не видели, а воспринимали реакцию на это движение актрисы, ее эмоцию. Алиса Коонен в эти годы выступала как адвокат своих героинь, видела в них, прежде всего, жертв несправедливого мироустройства, но главное оправдание находила в подлинности страстей, достигающих высшего напряжения, в трагическом мироощущении. ОНил говорил, что театр передал "внутренний смысл" его работы. "Опера нищих" по Б. Брехту-К. Вайлю (1930, художники Стенберги) и "Машиналь" по С. Тредуэлл (1933, художник В. Рындин) — спектакли, хотя и очень различные по содержанию, оба направлены против механизированного, бездушного, давящего на человека мира. Форма в этих спектаклях была для режиссера чрезвычайно важна, ибо через нее выражена идея спектаклей. В спектакле "Машиналь" пространство сцены было поделено художником по горизонтали на две неравные части. Внизу в небольшом пространстве существовали люди, похожие на манекены, сверху на них давили громады небоскребов. Ни клочка неба, ни глотка воздуха. В этом безвоздушном пространстве преступление становилось естественным. В это десятилетие Таиров возвращается и к своему излюбленному жанру— оперетте. Но направление театра решительно меняется не только в сторону социальной темы Запада. Режиссер начинает обращать внимание на пьесы, появившиеся и в Советской России. Конечно, говорить о добровольности такого внимания не приходится. Однако и на этом пути театр ждет решительная победа. Он идет к ней через пьесы советских драматургов, которые навязывает театру Советская власть. Защитить театр уже некому, так как А.В. Луначарского уже нет во главе НАРКОМПРОСа, а соответствие идеологии государства требуется от всех театров. В репертуаре театра появляются пьесы, которые не дают материала для продолжения линии, вырабатываемой театром: "Ку-кироль" П. Антокольского, В. Масса, А. Глобы, "Заговор равных" М. Левидова, "Наталья Тарпова" С. Семенова, "Линия огня" Н. Никитина, "Неизвестные солдаты" Л. Первомайского, "Кто кого" П. Маркиша. Однако работа над этими спектаклями только готовила театр к встрече с "Оптимистической трагедией" В. Вишневского. устами критика О. Литовского констатируется переход Камерного театра к новой эстетике и идеологии: "Освобождаясь от эстетической мишуры и формалистических изысков, Камерный театр обретает свой, одному ему присущий сценический язык, свой стиль, который является результатом критического освоения, с точки зрения современно чувствующего и мыслящего коллектива, всего лучшего, что накопил театр за время своего существования". "Оптимистическая трагедия" В. Вишневского — действительно высшее достижение театра в области советской пьесы. Удача постановки заключалась, прежде всего, в том, что театр работал вместе с автором пьесы, который помог режиссеру найти точное, единственно возможное для этой пьесы решение. Вместе с художником В. Рындиным было найдено лаконичное, но выразительное решение: разорванные эллипсы, вставленные друг в друга, представляли собой по мере надобности горизонт, с нависшим над ним свинцовым небом, палубу корабля, море... Не было ничего бытового в этом решении. Все мизансцены, найденные режиссером, вписывались в эти графические линии и подчинялись им, часто повторяя эту дугу. Это было заявлено уже в первой сцене, когда полк выстраивался на палубе корабля, точно повторяя линию, проведенную художником. Строй, стройность, подчинение команде, движение по определенным линиям — будут определять норму жизни и порядка на корабле. Малейшее разрушение строя — будет вызывать тревогу, обозначать анархию. Назначение актрисы Коонен на роль Комиссара обозначало то, что и этот спектакль, несмотря на его тематику, будет доведен до трагического напряжения, свойственного дарованию исполнительницы. Счастливое совпадение эстетики В. Вишневского с возможностями Камерного театра сделали постановку "Оптимистической трагедии" победой театра. Это был единственный советский спектакль, в котором революция была показана не через реалии быта, а символически, героически, обобщенно. И воспринималась как трагедия. Если бы такой спектакль был поставлен во МХАТ или в театре у Мейерхольда, то это было бы нормой, но в театре, эстетика которого в течение двадцати лет утверждала иные ценности, где спектакль всегда был предлогом для самозабвенной игры, демонстрацией различных талантов и возможностей актера, режиссера, художников, эта объективная победа воспринимается как победа советской идеологии над уникальным художественным коллективом. Камерный театр и советская идеология оказываются несовместимыми. Третий период (1935—1949). Наступление идеологии загоняет театр в тупик, хотя Таиров все еще борется за сохранение эстетики своего театра. Ему не удается этого сделать во всех спектаклях, но в некоторых из них он останется верен славному прошлому театра. Одной из таких работ стал спектакль "Египетские ночи" — композиция, в которую вошли произведения А. С. Пушкина, "Антоний и Клеопатра" У. Шекспира и "Цезарь и Клеопатра" Б. Шоу. Эта попытка дать Коонен достойную ее таланта работу, по-видимому, не имела удовлетворительного результата — прежде всего потому, что три разнородных произведения, написанных в разное время, не слились органично в единую композицию. Последние пятнадцать лет жизни Камерного театра посвящены, в основном, попытке выжить в идеологическом мире СССР. Одна за другой ставятся пьесы советских авторов, часто очень сомнительных с точки зрения их дарования. И лишь изредка на их фоне возникают имена А. Н. Островского, А. П. Чехова, М. Горького, такие несвойственные Камерному театру, но безупречные по качеству. И все чаще в связи с постановками Таирова используется определение: реалистический, психологический. В русле этих определений возникает спектакль по роману Г. Флобера "Мадам Бовари" (1940, художники Е.К.Коваленко и В. Ф. Кривошеина). Сегодня последние пятнадцать лет истории Камерного театра воспринимаются как постоянное падение и измена тем идеалам, ради которых он был создан. Однако в конце этого периода, как бы в отчаянии, Таиров обратится к своей любимой западной драматургии и поставит спектакль по пьесе О. Уайльда "Веер леди Уиндермер". Все, кто присутствовал на генеральной репетиции спектакля, вспоминают о его красоте и гармонии, но спектакля зрители не увидели, он был запрещен. Было это в 1948 году. 1948 год - Началась борьба со всем иностранным. Зарубежная драматургия подверглась преследованию и несколько лет с большим трудом просачивалась на сцены советских театров. Естественно, что отчаянный порыв Таирова был пресечен. Падение же интереса к Камерному театру, который занимался не своим делом, ставя плохие советские пьесы, было воспринято в правящих кругах как показатель ненужности театра. В 1949 году Таиров был отстранен от руководства театром и переведен очередным режиссером в Театр имени Евг. Вахтангова. А 9 августа 1950 года Приказом 669 Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР, в связи с реорганизацией, Камерный театр был переименован в Московский театр имени А.С.Пушкина и главным режиссером нового театра был назначен актер В. В. Ванин. Так закончилась еще одна трагическая страница истории советского художника-авангардиста. А ВОТ КРАТКО ИЗ ВИКИПЕДИИ: АлександрЯковлевичТаиров (настоящаяфамилия Корнблит, 24 июня (6 июля) 1885, Ромны, — 25 сентября 1950, Москва) — российский и советский актёр и режиссёр. Создатель и художественный руководитель Камерного театра (1914—1949), Народный артист РСФСР (1935). На сцене Таиров дебютировал летом 1904 года — в Драматическом товариществе под руководством А. Н. Лепковской, сыграв Петю Трофимова в «Вишнёвом саде» А. П. Чехова. В сезон 1906—1907 гг. был актёром театра В. Ф. Комиссаржевской в Петербурге. До 1913 года Таиров играл в театрах Санкт-Петербурга, Риги, Симбирска, три года в Передвижном театре П. П. Гайдебурова, где начал режиссёрскую деятельность, поставив в 1908 году спектакли «Гамлет» и «Дядя Ваня». В 1913 году Таиров окончил юридический факультет Петербургского университета и поступил в московскую адвокатуру, которую в скором времени оставил, чтобы в том же году поступить в Свободный театр К. А. Марджанова. Поставил здесь спектакль «Жёлтая кофта» Хезельтона-Фюрста и пантомиму «Покрывало Пьеретты» Шницлера. В 1914 году Таиров вместе с женой (с 1914 года) и актрисой Алисой Коонен и группой молодых актёров создал Камерный театр, с которым была связана вся его дальнейшая жизнь. Спектакль «Сакунтала» (Шакунтала) Калидасы, поставленный Таировым и представленный 25 декабря 1914 года, в день открытия Камерного театра, определил его творческую платформу. Таиров стремился к созданию синтетического театра, уделяя большое внимание актёрскому движению и пластике. Своё детище Таиров назвал «театр эмоционально-насыщенных форм» или «театр неореализма». «Мы хотели иметь небольшую камерную аудиторию своих зрителей… Ни к камерному репертуару, ни к камерным методам постановки и исполнения мы отнюдь не стремились» Репертуарными спектаклями Таирова были также: «Женитьба Фигаро» П. Бомарше (1915); «Покрывало Пьеретты» А. Шницлера (1916), «Фамира Кифаред» И. Анненского (1916) и «Саломея» О. Уайльда (1917). Премьера «Саломеи» состоялась за три дня до начала революционных беспорядков. В середине 1920-х годов программой таировского театра становится «конкретный реализм», ознаменовавший новый этап деятельности Камерного театра. В 1929 году Таиров привез из Германии пьесу Бертольда Брехта «Трёхгрошовая опера», которую ему передал сам автор. Спектакль был поставлен к 15-летию театра — в конце января 1930 года. В 1930-е годы Таировым декларирует и воплощает в искусстве Камерного театра принципы «структурного», «организованного», «динамического» реализма. В середине 1930-х годов Таиров оказался в центре крупного идеологического скандала. В 1936 году он поставил пародийный оперный спектакль-фарс на основе русских народных сказок по опере-буфф «Богатыри» композитора Бородина. Автором либретто был известный в то время большевистский поэт Демьян Бедный, переработавший либретто драматурга 19 в. В. А. Крылова в уничижительном, сатирическом духе. В этом либретто в характерном для Демьяна Бедного стиле высмеивались события древнерусской истории, главным образом Крещение Руси. Новый спектакль подвергся неожиданной критике со стороны властей за искажение событий русской истории. Постановка была воспринята как «идеологически неграмотная» Справка: (О́пера-бу́ффа (итал. opera buffa — «шуточная опера») — итальянская комическая опера. Возникла в XVIII веке на основе интермедий и народно-бытовой песенной традиции ) Череда постановок были неудачами для театра (ставились Горький, Семенов, Яновский). Единственной творческой удачей театра этого периода был признан спектакль «Мадам Бовари» по Г. Флоберу с А. Коонен в роли Эммы Бовари. В 1937 году поступает указание: объединить Камерный театр Таирова и Реалистический театр под руководством Н. Охлопкова. Однако совместная работа двух разноплановых в творческом отношении коллективов не сложилась, и в 1939 году Охлопков со своей труппой покинул Камерный театр. 26 августа 1946 года выходит постановление ЦК ВКП(б), практически запрещающее зарубежную драматургию[8]. 9 мая 1949 года, в ходе кампании по борьбе с космополитизмом, Таиров был уволен из Камерного театра, даже несмотря на то, что незадолго до этого в связи с 30-летним юбилеем театра он был награждён орденом Ленина. В конце июня этого же года вместе с Алисой Коонен Таиров был переведён в Театр им. Вахтангова, но к работе не приступил. В августе 1950 года Камерный театр был переименован в Московский драматический театр имени А. С. Пушкина и тем самым прекратил своё существование. Таиров скончался 25 сентября 1950 года в Москве после непродолжительной тяжёлой болезни. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище КРАТКО О ПОДХОДАХ К РАБОТЕ: Трагедийное содержание он ощущал тогда в творчестве Л. Андреева, А. Блока, В. Брюсова, Г. Гауптмана, Ф. Сологуба, Г. Гофмансталя, Д’Аннунцио. Легко увидеть, что писатели, о которых говорил Таиров, ни в чем не равнозначны; но нельзя не угадать, что в произведениях этих художников Таиров искал выход для своего стремления увидеть на театральных подмостках сильную личность. Потому одним из программных спектаклей Таирова стала постановка пьесы Ин. Анненского «Фамира-кифарэд» (1916), этой «вакхической драмы», как назвал ее автор. В предисловии к пьесе, написанной еще в 1906 году, поэт так охарактеризовал «остов сказки», положенной в основу его произведения: «Фамира, или Фамирид, прославился своей игрой на кифаре, и его надменность дошла до того, что он вызвал на состязание муз, но был побежден и в наказание лишен глаз и музыкального дара»39. Таирову в этом сюжете было близко не то, что надменный кифарэд оказался побежденным и жестоко наказанным. Ему было важно, что Фамира посмел соревноваться с музами. И образ его на сцене Камерного театра приобрел своего рода эпическую величавость. Он искал сильные черты человека даже тогда, когда показывал слабого духом, — не такова ли героиня «Покрывала Пьеретты», изменяющая Пьеро, затем убегающая со своей свадьбы с Арлекином, а потом сходящая с ума и умирающая наедине с мертвым возлюбленным. Шекспировскую трагедию «Ромео и Джульетта» Таиров поставил в 1921 году, но в этом его спектакле выразились те взгляды на сценическое искусство, которые складывались у создателя Камерного театра еще до революции. Справедливо утверждая, что театральное искусство не только исполнительское, «вторичное», что ему присуща самостоятельность, самоценность, Таиров в начале пути Камерного театра доводил этот свой принцип до чрезмерности. Полная свобода в прочтении классического (как, впрочем, и всякого другого) драматургического творения, провозглашаемая режиссером, приводила его к тому, что он не принимал во внимание ту (по его выражению) «историческую и психологически-бытовую базу», которая обосновывала драматическую коллизию пьесы, воплощаемой на сцене. В «Ромео и Джульетте», как и в других ранних спектаклях Камерного театра, Таиров стремился раскрыть вечные проблемы, не придавая значения их особому, исторически-конкретному выражению. Непрерывность экспериментов характерна для всего творческого пути Таирова. Новизна сценической площадки ранних спектаклей Камерного театра должна была служить «раскрепощению» искусства актера. Таиров сравнивал актера со скрипкой Страдивариуса. И первый же этап воспитания артистов в Камерном театре явился выполнением напряженной, целеустремленной программы; в результате огромного труда труппа театра должна была овладеть виртуозным, всесторонним, изощренным мастерством. Когда бы Таиров ни излагал свою художественную программу, всегда первенствующее место он отдавал актеру. Ставя перед художником столь значительные задачи в отношении сценической атмосферы и театрального костюма, Таиров тем самым неустанно подтверждает значимость и необходимость творческого участия художника в театре. «Структурный реализм — метод Камерного театра»), он определял процесс спектакля, как «целостную структуру», и подчеркивал, что «целое» определяет остальные части. Он считал невозможным структуру спектакля членить; ее спаянность достигается зависимостью всех частей от целого. ВАЖНО!!!! МКТ: 1 – ТЕАТР АПОЛИТИЧНЫЙ 2 – НЕ НА РУССКОМ МАТЕРИАЛЕ (ИСКЛЮЧЕНИЯ БУДУТ, ОБ ЭТОМ НАПИСАНО ВЫШЕ) 3 – ИСКАЛ ТАИРОВ НЕ ПРОСТО ХУДОЖНИКОВ, А АРХИТЕКТОРОВ. ПРИГЛАШАЛ АВАНГАРДИСТОВ. 4 – ТЕАТР ТАИРОВА – ЭТО НЕОКЛАССИЦИЗМ И НЕОРОМАНТИЗМ, ЧТО-ТО МЕЖДУ, НА ГРАНИЦЕ. ЭТО ВСЕГДА ЧТО-ТО НОВОЕ. 5 – ПРИХОДИТ ИДЕЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ СПЕКТАКЛЯ. («Структурный реализм — метод Камерного театра»), он определял процесс спектакля, как «целостную структуру», и подчеркивал, что «целое» определяет остальные части. Он считал невозможным структуру спектакля членить; ее спаянность достигается зависимостью всех частей от целого.) 6 – МКТ БЫЛ ОРИНТИРОВАН НА АКТРИСУ И ЖЕНЦ ТАИРОВА – КООНЕН. МОГЛА СЫГРАТЬ ТРАГЕДИЙНЫЕ РОЛИ (ЭТО РЕДКОСТЬ). ТАКЖЕ ОНАБ ЫЛА ПРЕКРАСНА В КОМЕДИЯХ И ОППЕРЕТАХ. 1920 год - Миерхольд – заведующий НАРКОМПРОСа. Объявляет гражданскую войну в театре. Было два театральных фронта – правый и левый. Правый ( академические театры)– главный Таиров (его назначил МИЕРХОЛЬД, хотя Таирову это не нужно было, ведь его театр нарушает традиции и относится к левому фронту.) Левый ( новизна , новые театры с новым подходом и новой концепцией)– главный МИЕРХОЛЬД. |